當前位置:吉日网官网 - 傳統文化 - 拍攝方式有哪幾種

拍攝方式有哪幾種

攝影是指使用某種專門設備進行影像記錄的過程, 壹般我們使用機械照相機或者數碼照相機進行攝影。 有時攝影也會被稱為照相,也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程。

英文攝影 Photography 壹詞是源於希臘語 φω? phos(光線)和 γραφι? graphis(繪畫、繪圖)或γραφη graphê,兩字壹起的意思是“以光線繪圖”。是指使用某種專門設備進行影像記錄的過程,壹般我們使用機械照相機或者數碼照相機進行攝影。有時攝影也會被稱為照相,也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程。有人說過的壹句精辟的語言:攝影家的能力是把日常生活中稍縱即逝的平凡事物轉化為不朽的視覺圖像。

壹般簡稱的攝影,即是用照相機,映像在底片,沖印底片成為單壹相片,壹張張作永久保存。但相片的影像是不動、無聲,僅供人觀賞其人物、意境,進而體會其涵義。

今天世界上仍存留最早的壹張照片可以追溯至1827年,出自法國人約瑟夫?尼埃普之手。

曝光過程

在進行照相時,光通過小孔(更多時候是壹個透鏡組)進入暗盒,在暗盒背部(相對於光入射方向)的介質上成像。根據實際光強度和介質感光能力的不同,要求的光照時間也不同。在光照過程中,介質被感光。

後期制作

照相進行完成後,介質所存留的影像信息必須通過轉換而再度為人眼所讀取。具體方法依賴於感光手段和介質特性。對於膠片照相機,會有定影,顯影,放大等化學過程。對於數碼照相機,則需要處理器對數據進行計算,再通過電子設備輸出。

所用設備

壹般來講,人們使用可見光照相,最常用到的是照相機。因場景和用途的不同,照相機有著非常多的分類。綜合來講,照相機都要有幾個基本的部分以保證暴光過程,這包括:感光介質、成像透鏡、曝光時間控制機構、膠卷暗盒、存儲介質。

記錄攝影

攝影之所以誕生,就是為了記錄的目的。它誕生之後所顯示出來的強大的生命力,也恰恰在於它的記錄功能。這是其他技術或藝術所無法比擬或取代的。因此,從廣義上說,攝影就是記錄。

藝術攝影

隨著攝影的發展,人們在攝影中不斷地增加藝術的元素,開始產生藝術攝影。它與記錄攝影的區別在於藝術性的多少與高低,而無絕對的界限。例如:我們去照張像作身份證或留個紀念,壹般照相館拍攝的照片,最多有點資料或記錄價值。可是,鄭景康先生給齊白石先生拍的人像,50年過去了,至今仍是世界二十幅最優秀的人像作品之壹。其中的差別完全在於藝術性的高低。

畫意攝影

畫意攝影以其唯美的畫面語言及美好的設計內涵壹直是人像攝影的壹種重要的表達方式。自攝影術發明至今,可以說,畫意攝影壹直貫穿其中,並且在攝影發展史上起了幾個裏程碑的作用。十九世紀後半頁,英國攝影家雷蘭達拍攝出了曾被預言為“攝影新時代來臨了”的作品-----《人生的兩條路》,在攝影還被輕視的當時,這幅作品以其勸勉性的主題和油畫式的構圖,受到了維多利亞女王的極高評價。可以這樣說,雷蘭達對推進攝影被承認為壹們藝術功不可沒。從此,畫意攝影也逐漸成為攝影藝術中的壹個重要流派。

全息攝影

全息攝影是指壹種記錄被攝物體反射波的振幅和位相等全部信息的新型攝影技術。普通攝影是記錄物體面上的光強分布,它不能記錄物體反射光的位相信息,因而失去了立體感。全息攝影采用激光作為照明光源,並將光源發出的光分為兩束,壹束直接射向感光片,另壹束經被攝物的反射後再射向感光片。兩束光在感光片上疊加產生幹涉,感光底片上各點的感光程度不僅隨強度也隨兩束光的位相關系而不同。所以全息攝影不僅記錄了物體上的反光強度,也記錄了位相信息。人眼直接去看這種感光的底片,只能看到像指紋壹樣的幹涉條紋,但如果用激光去照射它,人眼透過底片就能看到原來被拍攝物體完全相同的三維立體像。壹張全息攝影圖片即使只剩下壹小部分,依然可以重現全部景物。全息攝影可應用於工業上進行無損探傷,超聲全息,全息顯微鏡,全息攝影存儲器,全息電影和電視等許多方面。

1.繪畫主義攝影

繪畫主義攝影是勵行於二十世界初攝影領域的壹種藝術流派,它產生於十九世紀中葉的英國。

該派攝影家在創作上追求繪畫的效果,或“詩情畫意”的境界。它大致經歷了這樣三個階段:仿畫階段;崇尚曲雅階段;畫意階段。

繪畫主義攝影家提出,“應該產生攝影的拉斐爾和攝影的提茨安。”

繪畫主義攝影經歷了較長的發展時期,第壹個繪畫主義攝影菜是英國畫家希路(1802-1870),他擅長人像攝影,作品結構嚴謹,造型優雅。1851年至 1853年,是繪畫主義攝影的成長時期。1869年,英國攝影家HP羅賓森(1830-1901)發表了攝影的畫意效果壹書,他提出:“攝影家壹定要有豐富的情感和深入的藝術認識,方足以成為優秀的攝影家。無疑的,攝影術的繼續改良和不斷發明啟示出更高的目標,足以令攝影家更能自由發揮;但技術上的改良並非就等於藝術上的進。因為攝影本身無論如何精巧完備,還只是壹種帶引到更高的目標而已。”為該派奠定了理論基礎。

1857年,OG雷蘭德(1813-1875)創作了壹幅由30余張底片拼放而成的、具有文藝復興風格的作品:兩種生活方式,標誌著繪畫主義攝影藝術上的成熟。

這壹時期的作品,其題材大都富有宗教色彩,含有壹定的規喻性。拍攝時,預告打好草圖,然後利用模特兒、道具,組織和安排場面,並通過暗房加工而成。追求照片畫面的繪畫效果。

隨後,繪畫主義攝影的內容有所擴大,但風格仍崇尚古典主義,造型和構圖仍具學院派的法則,因而顯得儲蓄、沈表、典雅。

當該流派發展到畫意階段時,追求作品的情感、意境和形式的美,依舊是它的特點。

由於繪畫主義攝影家強調藝術修養:“如果想要使攝影在藝術上有地位,攝影家就必須首先培養起審美的能力和育實藝術的修養。”所以其歷史功績是把攝影從初期機械地摹寫對象引導到造型藝術的領域中去,促使了攝影藝術的發展。

由於繪畫主義的創作大都脫離現實生活,加上攝影器材的日益改善,人們早美趣味的不斷發展,為“自然主義”所沖擊。盡管這樣,在今天的攝影藝術殿堂中,仍有它的席位。

這壹流派的主要攝影家和作品有:普萊期(?-1896)的男爵之宴、魯賓遜漂流記、寶塔情景;羅賓林的當壹天工作完了的時候、秋天、兩個小姑娘、彌留、拿著毒藥瓶的朱麗葉、黎明和落日;雷蘭德洗禮者聖約朝霞之首、伊菲吉尼亞、優迪特與荷羅佛尼斯;金馬倫夫人(1815-1897)的湯姆士卡萊爾和尼達(1820-1910)的彌留之際的囂俄等等。

2.印象派攝影

1899年,英國舉辦了法國印象派繪畫的首次展覽。繪畫主義派攝影家羅賓森在其影響下,提出“軟調攝影比尖銳攝影更優美”的審美標準,提倡“軟調”攝影。該流派是繪畫印象派在攝影藝術領域中的反映。

開始,他們運用軟焦點鏡頭進行拍攝,布紋紙洗印,追求壹種模糊朦朧的藝術表現效果。隨著“溴化銀洗相法”和在顏料中混入重鉻酸膠洗相紙法的出現,印象派作品從對鏡頭成象的控制發展到暗房加工。他們提出“要使作品看起來完全不象照片”,並且認為“假如沒有繪畫,也就沒有真正的攝影。”

在這種理論指導下,印象派攝影家還用畫筆、鉛筆、橡皮在照片畫面上加工,特意改變其原有的明暗變化,追求“繪畫”的效果,如拉克羅亞在壹九零零年創作的《掃公園的人》,就象是壹幅畫在畫布上的炭筆畫。印象派攝影家使自己的作品完全喪失了攝影藝術自身的特點,所以有人又把它稱之為“仿畫派”。可以說它是繪畫主義攝影的壹個分支。

這壹流派的藝術特色是調子沈郁,影紋粗糙,富有裝飾性,但缺乏空間感。其著名攝影家有杜馬希(?-1937)、普約(1857-1933)、邱恩(1866-1944)、瓦采克(1848-1903)、霍夫梅斯特兄弟(1868-1943;1871-1937)、杜爾柯夫(1848-1918)、埃夫爾特(1874-1948)、米尊內(1870-1943)、辛吞(1863-1908)、奇裏(1861-1947)等。

3.寫實攝影

寫實攝影是壹種源遠流長的攝影流派,延綿至今,仍是攝影藝術中基本的、主要的流派。它是現實主義創作方法在攝影藝術領域中的反映。

該流派的攝影藝術家在創作中恪守攝影的紀實特性,在他們看來,攝影應該具有“與自然本身相等同”的忠實性,畫面中的每壹個細節,只有具有“數學般的準確性”,作品才能發揮他種藝術媒介所不具有的感染力和說服力。A·斯蒂格利茨曾說:“只有探討忠實,才是我們的使命。”另壹方面,他們又反對象鏡子那樣冷漠地、純客觀地反映對象,主張創作應該有所選擇,對所反映的事物應該有藝術家自己的審美判斷。著名寫實攝影大師劉易斯·海因就說過這樣的名言:“我要揭露那些應加糾正的東西;同時,要反映那些應予表揚的東西。”可見他們崇尚藝術應該“反映人生”的觀點。他們敢於正視現實,創作題材大都取於社會生活。藝術風格質樸無華,但具有強烈的見證性和提示力量。

最早的寫實攝影愛好當推英國攝影家菲利普·德拉莫特於1853年拍攝的那些火棉膠紀錄片。稍後,則是羅斯·芬頓的戰地攝影和六十年代末的威廉·傑克遜的黃石奇觀。1870年以後,寫實攝影漸趨成熟,開始把鏡頭轉向社會,轉向生活。如當時的攝影家巴納多博士就拍攝了流浪兒童的悲慘境遇,而震動了人們。

由於寫實攝影愛好所具有的巨大的認識作用和非凡的感染力,逐漸在新聞領域中占據了自己的地位。九十年代美國攝影家雅谷布·裏斯關於紐約貧民窟生活的那些作品,就是這方面的奠基作品。

隨後,寫實攝影家人才輩出,作品都以其強烈的現實性和深刻性而著稱於攝影史。例如英國勃蘭德的《拾煤者》;美國R·卡帕的《通故的法國女人被剃光頭遊街》;法國韋絲的《女孩》等等,不勝枚舉。

4.自然主義攝影

1899年,攝影家彼得·亨利·愛默生鑒於繪畫主義創作的弱點,發表了壹篇題為《自然主義的攝影》的論文,抨擊繪畫主義攝影是支離破碎的攝影,提倡攝影家回到自然中去尋找創作靈感。他認為,自然是藝術的開始和終結,只有最接近自然、酷似自然的藝術,才是最高的藝術。他說,沒有壹種藝術比攝影更精確、細致、忠實地反映自然,“從感情上和心理上來說,攝影愛好的效果就在於感光材料所記錄下來的,沒有經過修飾的鏡頭景象。”該派另壹位大師A·L·帕邱說得更明確:“美術應該交給美術家去做,就我們攝影來說,並沒有什麽可借重美術的,應該從事獨立性的創作。”

由此可見,這種藝術主張,是對繪畫主義的反動,它促使人們把攝影從學院派的桎梏中解脫出來,對充分發揮攝影自身特點有著促進作用。

這壹流派的創作題材,大都是自然風光和社會生活。

由於自然主義攝影滿足於描寫現實的表面現實和細節的"絕對"真實,而忽視對現實本質的挖掘和對表面對象的提煉,壹句話,不註意藝術創作的典型化和藝術形象的典型性,因而,它實質上是對現實主義的庸俗化。有時會導致對現實的歪曲。

這壹派著名的攝影家有德威森(1856-1930)、威爾欽遜(1857-1921)、葛爾(?-1906)、搔耶(1856-?)、薩特克利夫(1859-1940)等。

5.純粹派攝影

純粹派攝影是成熟於二十世紀初的壹種攝影藝術流派。其創導者為美國攝影家斯蒂格裏茲(1864-1946)。他們主張攝影藝術應該發揮攝影自身的特質和性能,把它從繪畫的影響中解脫出來,用純凈的攝影技術去追求攝影所特具的美感效果--高度的清晰、豐富的影調層次、微妙的光影變化、純凈的黑白影調、細致的紋理表現、精確的形象刻畫。總之,該派攝影家刻意追求所謂的“攝影素質”:準確、直接、精微和自然地去表現被攝對象的光、色、線、形、紋、質諸方面,而不借助任何其他造型藝術的媒介。

科班1913年送展的俯瞰紐約,就是純粹派中的佳作。攝影家從高處俯瞰紐約某個廣場,雖沒有任何加工、修飾,但新穎的構圖,獨特的造型,使人耳目壹新,再如E斯坦誠的K桑德伯格,則是用多次曝光的手法,了獨幅作品空間、時間的限制,在壹個畫面中細膩地刻畫了詩人情緒的轉換,影調的組合和構圖的變化,極有韻律感。

從某個角度說,純粹派的某些主張和創作是形式主義和自然主義的“混血兒”,後來則衍變成“新即物主義”。但該流派在壹定程度上曾促進了人們對攝影特性和表現技巧的探索和研究。

這壹流派的著名攝影家是斯特蘭德(1890-?)和Group f 6.2攝影組織中的青年攝影家,如亞丹斯、根令翰等。

純粹派後期的作品則向線條、圖案和歪曲形象的抽象方面發展,其有影響的攝影家是亞博、史丁納、史脫特文和伊凡思等。

6.新即物主義攝影

新即物主義攝影又稱“支配攝影”、“新現實主義攝影”。為本世紀二十年代出現的壹種攝影藝術流派。

該流派的藝術特點是在常見的事物中尋求“美”。用近攝、特寫等手法,把被攝對象從整體中“分離”出來,突出地表現對象的某壹細部,精確如實地刻畫它的表面結構,從而達到眩人耳目的視覺效果。它不考慮藝術的本質在於提示對象的本質,因而其美學思想是屬於自然主義範疇的。例如,攝影家帕邱在壹九二三年拍攝的火車頭的回轉軸就是用近攝手法,表現了火車頭回轉軸運轉時的狀態,由於畫面摒棄了其他細部因而給予觀眾的視覺印象是強烈的。

新即物主義的理論先驅是斯特蘭德,他對即物主義藝術特征作了如下規定:“新即物主義乃是攝影的本質,並且也是攝影的產物和界限。”他認為,攝影“對生命的表現極強,而且需要觀察正確事物的眼睛。為此,並非根據敷衍的過程和操作方法,而是必須運用純凈的攝影術才行。”新即物主義攝影的創作先驅則是阿傑和斯泰肯。而實際創始者為上面提到的帕邱。

帕邱反對攝影依賴於繪畫,他強調攝影藝術必須依靠攝影的自身特性,認為攝影的審美價值隱藏在自身的特性裏,只有充分發揮攝影的自身特性才能創造出美,他說:“繪畫應該隨便由畫家去畫,只有根據固有的特質,才能創造出可以自立的攝影,沒有任何東西是從繪畫所借用的”。

新即物主義攝影家的功績是促使人們對攝影自身特性的研究和探索,把攝影從審美性的虛幻世界中拉回到現實生活中來。但是,由於過分強調了細部物質表面結構的描寫,為後來的抽象主義攝影提供了萌發的土壤。

壹九二五年前後,由於出現了大口徑的小型照相機,新即物主義的表現領域有了新的發展,產生了不少人像作品及反映社會生活和自然風光的作品。

新即物主義的著名攝影家有桑德(1876-1964)、勒斯基(1871-1956)、黑葛(1893-1955)、希爾夏(1881-1948)休利曼·霍培(1878-?)、埃夫特(1874-1948)、威斯吞·亞當斯(?-1902)等。

7.超現實主義攝影

超現實主義攝影為達達派沒落時期出現於攝影藝術領域中的壹種流派,興起於本世紀三十年代。

這壹流派有著較為嚴謹的藝術綱領和藝術理論。他們認為,用現實主義創作方法去表現現實世界是古典藝術家早已完成了的任務,而現代藝術家的使命是挖掘新的、未被探討過的那部分人類的“心靈世界”。因而,人類的下意識活動,偶然的靈感、心理變態和夢幻便成了超現實主義攝影藝術家們刻意表現的對象。

攝影中的超現實主義者也象達達派攝影家壹樣,利用剪刀、漿糊、暗房技術作為自己主要的造型手段,在作品畫面上將景象加以堆砌、拼湊、改組,把具體的細部表現和任意的誇張、變形、省略和象征的手法結合在壹起,創造壹種現實和臆想、具體和抽象之間的超現實的“藝術境界”。所以其效果是奇特、荒誕而又神秘的。

該流派的創始人是英國攝影家絲頓和美國的布留奎爾(1880-1945)。真正完成者為英國舞臺攝影家馬可賓(1905-?),他在自己的創作中,把"超現實"的虛和現實中的實揉合在壹起,創造了壹種既虛幻又實在的境界。例如,他在壹九四六年創作的《馬可賓的自畫像》就是壹幅很典型的超現實作品,它是運用四次曝光的手法拍攝出來的--壹次正面,兩次側面和壹次壹只眼睛。

這壹流派的著名攝影家有從事超現實主義集錦照片的畫家帕爾汗;變形人體攝影家布蘭特;肖像兼宣傳攝影家卡遜以及布魯門塔爾、洛林、哈爾斯曼、賴依等。

8.抽象攝影

抽象攝影為第壹次世界大戰後出現的壹種攝影藝術流派。

該流派的攝影家否定造型藝術是以可審視的藝術形象來反映生活、表現藝術家審美感受的這壹基本特性,宣稱要把攝影"從攝影裏解放出來"。

初期,用無底放大法省略去“被攝體”的細部紋理和豐富影調,制作成僅表現其形狀的“光圖畫”。後來發展到或運用光線,或剪輯集錦,或中途曝光,或拍攝時震動照相機使被攝體形象在底片中的結象模糊,或多次曝光使之重影,直到改變畫面的表面結構,改變被攝物體的原有形態和空間結構,力圖使用所謂形式、影調(色彩)和素材的“絕對抽象的語言”,使被攝物體轉變成某種不能辨認為何物的線條、斑點和形狀的結合體。以表現該派藝術家奉為圭臬的所謂人類最真實、最有本質力量的潛意識世界。在作品中,被攝物體只不過是被藝術家借來隨心所欲地產生表現自身想象和個性“旋律”的音符。

抽象攝影的發軔者為泰爾博(1800-1877)。開始時,作品畫面仍保持壹定程度的可辨認性。至壹九壹七年攝影家科班(1882-?)用木片和透明玻璃碎片拍攝的《波爾多畫報》就已完全不可辨認了。壹九二二年,匈牙利抽象畫家莫荷利納基(1895-?)在曼瑞(1890-?)等人的基礎上加以發展,並從理論上予以確立。隨後,抽象畫家康丁斯基、克勒等引進了顯微攝影和X光攝影,從而大大擴大了抽象派攝影的表現範圍,豐富了攝影藝術的語言,建立了自己的藝術體系,並風行於歐美等國。

該流派的代表人物,除文中已提及的外,尚有史格特、芬寧格、安真蘭特、佛萊泰、溫隙斯特、格連巴晤、夏德和布留奎爾等。

9.堪的派攝影

堪的派攝影是第壹次世界大戰後興起的、反對繪畫主義攝影的壹大攝影流派。

這壹流派的攝影家主張尊重攝影自身特性,強調真實、自然,主張拍攝時不擺布、不幹涉對象,提倡抓取自然狀態下被攝對象的瞬間情態。法國著名的“堪的”派攝影家亨利·卡笛爾·布列松說過:“對我來說,攝影就是在壹瞬間裏及時地把某壹事件的意義和能夠確切地表達這壹事件的精確的組織形式紀錄下來。”因而這壹流派的藝術特色是客觀、真實、自然、親切、隨便、不事雕琢、形象生動而富有生活氣息。

“堪的”派中的攝影家,就其美學思想和創作傾向而言,情況是比較復雜的,雖然他們都崇尚人性世態的表現,且大部分都從事於新聞攝影工作,但有的為自然主義者,有的為寫實主義者。

該流派的催生作品是壹八九三年攝影家阿爾弗雷德·斯迪格的《紐約第五街之冬》,而真正完成者則是德國的攝影家埃利克·沙樂門博士。他用小型相機在壹次德法總理舉行的夜間會議結束時拍攝的《羅馬政治會議》,由於它的生動、真實、樸實、自然,而成為該流派名垂攝影史的經典作品。

在攝影美學上,他們認為“以攝影的基本特點為基礎的照片,是畫家或蝕刻家所無法模仿的,它具有它自己的不可分割的我,具有自己特殊的表現力,甚至是用其他媒介不可能表現出來的特性”。其次,對客觀事物的表現,他們重視和強調獨創性,說:“(攝影家要用)自己的眼光來看世界,不要通過別人的眼光來看世界,而這正是區分照片是平庸還是高明,有價值還是沒有價值的標準。”

該派著名的攝影家有美國的托馬斯·道韋爾·麥阿沃依;英國的茜莉特·摩戴爾;法國的維克托·哈夫門;以及路易斯·達爾·沃爾夫、彼得·斯塔克彼爾·布魯維奇等等。

10.“達達派”攝影

“達達派”是第壹次世界大戰期間出現於歐洲的壹種文藝思想。“達達”,原為法國兒童語言中“小馬”或“玩具馬”的不連貫語匯。因為達達主義藝術家在創作中否定理性和傳統文化,宣稱藝術和美學無緣,主張“棄繪畫和所有審美要求”,崇尚虛無,使創作近乎戲謔,因而人們把該藝術流派稱之為“達達派”。

在這種藝術思潮影響下,攝影藝術領域中也產生了“達達派”。著名攝影家哈爾斯曼創作過壹幅蒙娜麗莎,她那雙豐滿的手在這裏不僅變成了青筋暴突,汗毛叢生,而且還塞滿了鈔票。真可謂荒誕無稽,不倫不類。

達達派攝影藝術家的創作,大都是利用暗房技術進行剪輯加工,創造某種虛幻的景象來表達自己的意念。例如LM納基的勒達和天鵝,把壹個美麗的希臘神話故事,處理成某種晦澀怪誕、不可捉摸的圖像與線條的組合。在畫面中,可視形象已不再以其自身的意義存在,而只是某種意念的構成元素。還有人用翦輯的手段,使尼亞加拉大瀑布湧向紐約,制造了壹個荒廖的世界末日的姜閔景象。

由於達達派攝影藝術作品不符合人們壹般的審美趣味和審美要求,1924年以後就逐漸受到有較明確、完整的藝術豆腐和綱領的超現實主義藝術流派的沖擊。但其影響仍可在以後出現的現代派攝影藝術中窺見。

達達派的著名攝影家有菲利普哈爾斯曼、摩根、拉茨羅摩荷利納基和利斯特基等。

11.主觀主義攝影

主觀主義攝影是壹種在第二次世界大戰後形成的比抽象派攝影更為“抽象”的攝影藝術流派,所以又稱作“戰後派”。

它是存在主義哲學思潮在攝影藝術領域中的反映。其創始人是德國攝影家奧特·斯坦內特。他認為,“攝影是本來具有發揮自己能力的寬闊領域,也具有高度的主觀能動作用。但目前卻成了壹種機械的寫實主義”。於是提出了“攝影藝術主觀化的藝術主張。極力主張攝影藝術的終極應該是提示攝影家自身的某些朦朧意念和表現不可言傳的內心狀態和下意識活動。”主觀攝影就是人格化、個性化的攝影。這便是該流派的藝術綱領。主觀攝影的藝術家們極度強調自己的創造個性,蔑視壹切已有藝術法則和審美標準。該派理論家公開表示,“主觀攝影不僅僅是壹種試驗性的圖像藝術,而是壹種自由的不受限制的創造性藝術。”“我們可以任意使用技術手段去創造照片。”

其特點是:

1 畫面有“具象”和“抽象”兩種不論何種造型形式,自我意念的表現是其最終目的。畫面中的壹切只不過是攝影家表現自我的“載體”而已。

2 充分利用鏡頭的透視特性,把被攝體從現實中"剝離"出來,“移”到畫面上去,--即使用鏡頭的某些光學性能,把客觀的物體加以改造,使之成為意念的“物化體”,從而在畫面中組合成創造出自己的“世界”。而這世界往往是荒誕、神秘的,或者是令人百思而不得其解的。

3 利用近攝手段清晰而又強烈地強化和突出表現物體的某壹細部形態。

4 運用暗房技法,把被攝對象原有的豐富影調簡化,將自然、平凡的關系轉換成強烈的視覺關系。

5 利用曝光手段(如多次曝光、連續閃光),使被攝體從時間概念中分離出來,能動地把時間概念和空間位置加以調換。

其著名的攝影家除奧特、斯坦內特以外,還有傑·施莫爾、肖·範歐坎、蘭·佩恩、莫·弗克爾特等。

  • 上一篇:執行傳統查控包含哪些
  • 下一篇:推陳出新成語意思及解析
  • copyright 2024吉日网官网